Blog Post

Richard III

Frank Lewin

The first showing in this country of Sir Laurence Olivier's production of RICHARD III attracted a great deal of attention, and with justification. It is an impressive spectacle in whatever form it is experienced: on television, on the theater screen in Vistavision and Technicolor, or listening to the soundtrack released by RCA Victor. Sir William Walton wrote the score, as he had for Sir Laurence's previous Shakespearean productions of HENRY V and HAMLET.


The music contains many tuneful passages that remain in the memory. Throughout the film the score performs different functions. Some of it is implicit in the scenes, such as drums and trumpets followed by organ music during the coronation, and fanfares and field drums during the battle. At times the score serves to characterize personages in the film: Anne, represented by a plaintive oboe solo against a background of strings; Mistress Shaw by a pert ditty; Richmond by a broad and stately theme in woodwinds and brass. Finally, much of the music does what it is supposed to do in any adventure film: it stings and snarls and emphasizes and creates suspense or excitement.


The opening music sets an atmosphere of pomp and splendor which cannot be mistaken for anything but English. A broad tune in the tried and true Elgarian vein appears here for the first time; it is again heard near the end of the picture when we approach the camp of Richmond, the future Henry VII; it also ends the picture over the credits. The picture proper opens with a shot of the crown, portrayed musically by a high tremolo in the strings. The scene shows the coronation of King Edward IV. Brasses alternate in rhythm with the shouts of the nobles as they acclaim the new king. The last note of the brasses is picked up by the voice of the archbishop as he intones the benediction.


The sounds of gay music and the people shouting in the distance recede as Richard, the king's brother, is left alone in front of the throne. Richard turns to the camera and in his famous soliloquy "Now is the winter of our discontent ..." he reveals his cold-blooded designs to gain the crown. Sir Laurence's voice is tremendously impressive here as all through the rest of the play. He handles it, in fact, like a versatile instrument at all times fascinating and expressive. The employment of music during this soliloquy seems curiously belittling to the power of the acting, both visually and vocally, to carry the scene. At the words: "Now are our brows bound with victorious wreaths ..." the music enters discreetly in back of the voice, and when the lines refer to the "lascivious pleasing of a lute" we hear the sound of a lute. This surely seems to be an extreme case of gilding the lily.


The soliloquy rises to a shrieking climax — followed with great effectiveness by the soft chanting of monks approaching in the street. They form part of a funeral procession in which Anne follows the corpse of her husband recently slain by Richard. With Anne we are introduced to her little oboe tune as background. Throughout the film it faithfully appears as she appears, and does not alter its form materially however cruel the straits in which she finds herself. It remains sad and resigned even during the weirdly stirring scene in which Richard woos and wins her.


In many instances the music strongly emphasizes the grimness of the situation: Clarence being conducted to the Tower after a hypocritical expression of commiseration by Richard; a sting as Anne spits in Richard's face; shock music as the scene changes abruptly to the dark exterior of the Tower in which Clarence is imprisoned; a musical shriek as Richard turns to his young nephew when the boy playfully refers to Richard's malformed shoulders. The treatment is far from subtle, but the music does what it is supposed to do: it shocks. A beautiful transition is effected, both pictorially and musically, as the scene of Clarence's violent death in a wine barrel shifts to the bed chamber of the ailing King Edward. Through a dissolve two lighted Gothic windows appear and the music changes to a soothing organ piece. The organ is presumably used purely for instrumental color; it is not employed, as it was during the coronation, as a sound emanating directly from the scene. On second thought this may appear to be somewhat of a confusion of styles, but on first hearing it certainly is effective.


The battle on Bosworth Field which concludes the picture invites, of course, comparison with the battle of Agincourt staged in HENRY V. Sir William Walton's task was thornier in RICHARD III for this battle is more dispersed in nature and less grimly fought. In contrast to the treatment in HENRY V where music supplied all the sound during the fighting, sound effects are used in conjunction with the score in RICHARD III. If this description of a battle seems less exciting than the other, that is most likely due to the nature of the engagement which was sporadic and finally ended in a general cessation of fighting when both parties united against Richard. The music graphically shows the slowing down of hostilities as the two armies stop combat and the soldiers embrace. Richard, on foot, is cornered. The only sound heard is his breathing — a chilling effect. He is set upon and mortally wounded, and the music takes up at this point. The musical treatment of this sequence rivals in obviousness that of many a less spectacular film: as Richard throws himself from side to side in his death agony each movement is accompanied by a sharp stab in the orchestra. He raises himself for a final effort and then sinks down as a 'cello solo slithers down with him. We may smile at some of the effects employed in the old melodramas, but the technique is still very much alive, apparently.


The release of the sound track on records affords a welcome chance to hear the drama unfold at the listener's leisure. It brings home forcefully a virtuosity of Sir Laurence's acting and the tremendous range of characters encompassed by his supporting cast. The excitement of the drama comes through vividly.

The Record

Sir William Walton follows the general pattern that has placed his scores for HAMLET and HENRY V high in the special field of film music. He has met the picture's contrasting demands in his unmistakable style, its imprint strong in the hauntingly sweet, poignant oboe melody that accompanies the Lady Anne, in the bright tune of the little princes' happier moments, in the ominous scoring for the film's terrors, in the big music for its pomp and for its closing battle. Sir William makes telling use of the organ in a score whose music, characteristically, becomes an inseparable part of the action.

The Composer

William Turner Walton was born at Oldham, Lancashire, England on March 29th, 1902. Though he received his early education at Christ Church Cathedral Choir School and Christ Church College, Oxford, he is largely self-taught. He first gained prominence in 1923 with his String Quartet and Facade. The latter work was composed to poems by Edith Sitwell and illustrated Walton's early ability to synchronize music with words, the composer having collaborated closely with the poetess. Other works include the overture Portsmouth Point (1925), the Sinfonia Concertante (1927), and the Viola Concerto ( 1929). In 1931 Walton composed his largest work, the oratorio Belshazzar's Feast, which again demonstrated his expertness in the art of dramatic music. Subsequently he wrote a Symphony (1935), a Violin Concerto (1939), and the opera Troilus and Cressida (1954). He also has composed chamber music, songs, choral works, and music for the ballet, stage, and radio, but he produces slowly and is extremely self-critical. His music might be described as predominantly romantic, but he follows no school of musical thought and has been more concerned with evolving accepted forms than with discovering new modes of expression. Walton was knighted in 1951. - Clifford McCarty

Film Music Notes: Summer 1956

Publication: Film Music Vol.XVI / No.1 pp. 11-12

Publisher: New York: National Film Music Council

Copyright © 1956, by the National Film Music Council. All rights reserved.

by Quentin Billard 30 May, 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May, 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: