Blog Post

One-Eyed Jacks

Doug Raynes

Label: Kritzerland    
Catalogue No: KR 20016-6

Release Date: 7-Sep-2010
Total Duration: 2 CDs 47:19 & 73:46

UPN: 8-5725-20016-6-4

ONE-EYED JACKS did not receive a great deal of critical or public appreciation when Paramount Pictures first released the film after making substantial cuts to Marlon Brando’s version of the film but over the years it has steadily increased in appreciation. Admirers include Steven Spielberg and Martin Scorsese, who were instrumental in having the film restored by Universal Pictures and The Film Foundation from the original VistaVision negative in 2016.

 

For me it’s one of the all-time great westerns. On the surface it’s a traditional western of revenge but psychological elements and moral ambiguities provide the film with complexities which imbue the film with considerably more depth than the average western of the early ’60s. The acting, particularly that of Marlon Brando and Karl Malden is never less than compelling. Brando brings a fascinating brooding intensity to his role; seemingly always about to explode into anger. The dialogue is sparse but brimming with subtleties and the location filming is spectacular. What is not a matter of dispute is the quality of Hugo Friedhofer’s score which is one of his very best. He clearly expended much effort in composing the music; providing the film with some splendidly vigorous and romantic themes, bursting with melody and invention with a robust Mexican element, especially in his use of percussion, brass and guitar. Friedhofer had of course mined this rich vein of Mexican style music before in the films VERA CRUZ (1954) and SEVEN CITIES OF GOLD (1955).

 

Sources report that Marlon Brando, as director of the film, delivered a cut of around 4 hours 40 minutes, which Paramount cut and released at 141 minutes. It’s not clear how long the film was when Friedhofer composed the score but reports say it was just under 3 hours. Friedhofer is quoted as having said “After the preview everybody got their grubby hands on it - so that they had the devil’s own time bridging musical sequences they had slashed into”.

 

The score from ONE-EYED JACKS was released by the Kritzerland label as a 2-CD set in 2010 and presented not only the original soundtrack LP album but, more importantly, the premiere release of the complete score and in excellent stereo sound. This 2-CD set was re-released by Kritzerland in 2014 with the same catalogue number and with the same CD cover design as an ‘Encore Edition’.

Due to a source labelling error, the 2010 release incorrectly included Jerome Morross’ Main Title from THE JAYHAWKERS (1959) as the “Alternate Main Title” on Disc 1. The Encore Edition rectified this with the correct alternate. This cue was composed for the original title sequence which was photographed against a street scene; very different to the more static Main Title sequence designed for the release version of the film. The thematic material is the same but the arrangement and orchestration is very different. Neither does it have the opening fanfare, set against the Paramount and VistaVision logos. The “Alternative Finale” is the music used for the original ending of the film with the death of Luisa. The track includes as an extra some mariachi music and a guitar solo although is not identified in the track title (see Track 8 comments).   

 

Both CD releases; the 2010 release and the 2014 Encore Edition, contain the same original soundtrack score on Disc 2 which this review concentrates on. There is a considerable amount of music on the CD which is not in the film, either because scored scenes were cut following previews or because the studio favoured dialogue and sound effects over the music.

These changes make a comparison of the music on the CD and its placement within the film problematic but I have attempted to provide a track-by-track breakdown. Incidentally, I have used the spelling of Pina Pellicer’s character as Luisa in line with the CD track titles although some sources, including the shooting script, spell her name as Louisa.

 

1 Main Title 2:30. The expansive main title music opens with the theme which will become mainly associated with the antagonism between Rio (Marlon Brando) and Dad Longworth (Karl Malden). This is followed by the romantically expressive melody for Luisa (Pina Pellicer) which becomes the dominant theme in the film.

 

2 The Getaway / The Kiss of a Scoundrel 2:56. A short musical sequence (The Getaway) accompanies Rio and Dad as they ride away after robbing a bank in Sonora, Mexico. This music segues to brief mariachi source music as Dad stops at a cantina. At the same time Rio pays a visit to an aristocratic senorita (Kiss of a Scoundrel) who he duplicitously sweet-talks to the background of a charming melody played in the film on solo guitar. The version of this cue here, has a different, orchestral arrangement of this music, in which the guitar is augmented by strings. Additionally, in the film the guitar solo plays longer and is split into two separate cues; being interrupted by a sequence where Dad, to fast-paced syncopated music, escapes from the cantina as enforcement officers, the Rurales, enter. This cue is similar to the following ‘Pursued by Rurales’ cue although this short bridging section is not included on the CD.   

 

3 Pursued by Rurales 2:54. Rio and Dad ride off pursued by the Rurales, and end up trapped, with only one exhausted horse, high up on a dusty ridge where swirling orchestral effects echo the windswept terrain. Much of this chase music is dubbed at a low level in the film but appears to follow the CD track.

 

4 Toast to Friendship 2:19. The film version begins with a lengthy plaintive clarinet solo but only the last 1:30 of this cue is in the film. The music progresses to describe Dad’s leave taking of Rio as he rides off to obtain fresh mounts from a nearby corral, leaving Rio to hold off the Rurales until his return. 

 

5 Escape from the Cantina 2:18. This track seems to be mislabelled because it actually contains the music for the sequence when Dad arrives at the corral to buy horses for himself and Rio, although the first 0:45 of the track is not used in the film. The music at this point reflects dad’s consideration as to whether to go back to help Rio or ride away. He decides to ride off leaving Rio to his fate.  

 

6 Lonely thoughts / Betrayal and Capture 5:03. Most of this music is not in the film. Only the last 1:20 is used as Rio is captured by the Rurales. Curiously, the track includes the music from ‘Kiss of a Scoundrel’ which doesn’t fit the film action and suggests a lengthy cut or flashback during the scene when Rio is left with only his thoughts for company while waiting on the ridge.

 

7 Escape 1:58. A title card to accompanying brass chords states ‘Sonora Prison - five years later’ as Rio and Modesto are shown on foot, running across the desert.     

 

8 The Search 1:38. The Rio / Dad theme announces the start of a montage as Rio and Modesto visit some of Dad’s old stamping grounds seeking information on his whereabouts.

 

In the film, following ‘The Search’ cue, Rio approaches a saloon to the sound of mariachi music and solo guitar. Guitar music continues as Bob (Ben Johnson) introduces himself and his partner Harvey (Sam Gilman). Bob is looking for partners to help rob the bank in Monterey and informs Rio that Dad is now the Sheriff of Monterey. This music; both the mariachi and solo guitar (which appears to be looped to play longer in the film) is on Disc 1 as an extra on the “Alternative Finale” track.

 

9 To Monterey 1:16. Rio, Modesto, Bob and Harvey ride towards Monterey. Only the first 0:20 of this cue is used in the film as the gang look down from a hill onto the town. The rest of the cue was obviously intended to be used as they ride along a trail by the coast; but this music has been cut in favour of the sound of waves crashing against the rocks.

 

10 Meeting After Five Years 2:02. Having found out where Dad lives, Rio rides alone towards his home located by the coast. The suspenseful slow ostinato in this cue was clearly meant to begin as soon as Rio is seen approaching on horseback but the beginning of the cue is cut in the film and the music starts at 1:10 as Dad, sitting in the porch, sees Rio riding towards him.

 

11 Meet the Family / Trouble Among the Four 1:40. These two cues are cut from their corresponding scenes in the film. In meeting Dad, Rio pretends that he holds no animosity towards against him. Dad introduces Rio to his wife Maria (Katy Jurado) and step-daughter Luisa whose theme is briefly introduced in this short ‘Meet the Family’ cue. Later Rio and his gang meet in a saloon (‘Trouble Among the Four’) to discuss their plan to rob the bank when it re-opens following the town fiesta.

 

There follows a lengthy sequence (even lengthier before Paramount cut the film) portraying the fiesta, where the town folk dance and enjoy hoedown, mariachi and flamenco music.

 

12 Luisa in Love 1:11. Luisa’s emotionally charged love theme is given an expressive arrangement, as, during the fiesta, she becomes attracted to Rio and walks with him towards the beach.

 

13 The Seduction 3:33. Night time on the beach and Luisa falls for Rio’s standard duplicitous seduction techniques, while a sweepingly beautiful arrangement of Luisa’s theme adds to the emotion of the scene.

 

14 Contrition 2:17. In the morning Rio becomes aware of his genuine affection for Luisa and confesses his regret at having lied to her and in having been so deceitful. The music here reflects Rio’s conflicted feelings and Luisa’s sense of disillusionment. 

 

15 The Informer 3:14. Dad’s Deputy, Lon (Slim Pickens) informs Dad that Luisa and Rio have spent the night together. At first the music reflects the disorientation of Dad, who is suffering a hangover from the previous night’s festivities but the menacing antagonistic Rio / Dad theme makes its presence felt as soon as Dad becomes fully aware of what has happened.

 

16 Dad's Suspicions Allayed 1:57. Maria confronts Luisa who admits that she spent the night on the beach with Rio but claims that nothing untoward happened. A delightful passage with solo guitar and strings reflects Luisa’s sadness and guilt.

 

17 Dad's True Colors 1:32. Rio kills an obnoxious drunk in a bar in self defense. Deep bass chords and percussive effects dominate as Dad leads Rio from the bar into the street. Dad then subjects Rio to sadistic punishment by first whipping him and then smashing a rifle butt onto his hand, telling him “Your gun days are over”.

 

18 To Point of the Devil 2:43. The scene fades in on Rio outside town as he tends his wounds alongside Modesto, Bob and Harvey. The four men ride on to The Point; a small fishing village, where the men rent premises while Rio recuperates. Another music cut is made in the film here; the cue enters with a quasi-pastoral touch at 1:54 as the group ride to The Point but this music was obviously intended to start immediately at the fade-in point as Rio is seeing to his wounds. On arrival at the village there is a brief 0:22 atmospheric cue as Rio lies in pain bathing his shattered hand in a bowl of water, although this cue is not included on the CD.

 

19 Gentle Visitor 1:54. This delicately arranged theme is not in the film. It accompanies a cut scene when Mei-Mei (Lisa Lu), a young Chinese woman living in the fishing village, tends Rio’s wounded hand. All of Lisa Lu’s scenes as Mei-Mei were cut.   

 

20 Dark Thoughts / Necklace and Idea 3:05. A repeated five note ascending motif on brass introduces ‘Dark Thoughts’ although this cue is not in the film. The motif is repeated on strings in ‘Necklace and Idea’ as Rio sits on the beach reflecting and thinking of Luisa which suggests that this beach scene was originally longer. The scene dissolves to show Rio practicing firing his gun as his shattered hand slowly heals.

 

21 Prelude to Rape 3:28. This dark, strident and menacing cue was scored for another scene which was cut. Under the influence of drink Rio ineffectively attempts to force himself on Mei-Mei.     

 

22 Luisa's Confession / Confidence Regained 3:00. In the cue ‘Luisa’s Confession’ Maria speaks to her daughter having observed her sadness. Luisa tells her mother that she is pregnant by Rio. There is a fade-in back to The Point where the cue ‘Confidence Regained’ reflects the improvement in Rio’s shooting ability. 

 

23 Compulsion 3:19. Luisa visits Rio who tells her that he intends to kill Dad; explaining that Dad left him “to rot” and that he ended up spending five years in Sonora prison. A plaintive version of Luisa’s theme underlines her distress as she begs Rio to forget his quest for vengeance and come away with her.

 

24 Adios Friend / Double Cross / The Ambush 4:36. Rio and Modesto agree to have nothing further to do with the bank robbery which Bob and Harvey are still planning. Rio tells Modesto that he has decided to ask Luisa to come away with him and that he hopes not to run into Dad. In the cue ‘Adios Friend’ Modesto takes his leave of Rio. However, Bob and Harvey intercept Modesto by the coastal trail in an attempt to get him to join them in robbing the bank and in the ensuing argument Modesto is shot dead. Bob then goes to see Dad at his home, falsely telling him that Rio is on his way to kill him. Only 1:00 of the ‘Double Cross’ cue which runs for 2:15 is used in the film; the music beginning at the point where Modesto is shot. The subsequent bank robbery goes wrong and both Bob and Harvey are shot dead. Dad forms a posse to capture Rio which and in ‘The Ambush’ Rio is captured and taken to the town’s jail where Dad makes it clear to him that he is going to ensure that he is hanged.         

 

25 Confession of Love 1:34. A bittersweet and arguably the most attractive version of Luisa’s theme as she speaks to Rio through the bars of his cell. Rio explains that he intended to ask her to come away with him and Luisa responds by telling him that she is expecting his child. 

 

26 Chance to Escape / A Break for Freedom 5:20. Luisa has tried to pass a gun to Rio by hiding it in his food but Lon discovers it and drags Luisa out of the building, leaving the gun on a table. None of the ‘Chance to Escape’ cue is in the film. It exactly matches the sequence as Rio, having fashioned a form of lasso from his bed materials, attempts to drag the table towards his cell: presumably the studio thought the scene was more suspenseful, in silence, without any music. The cue is dominated by plucking strings with alternate ominous music as the prison scene is intercut with shots of Dad riding into town. Rio succeeds in grabbing the gun, forces Lon to free him and locks him in the cell. Slow paced brooding music highlights the scene as Rio makes his ‘Break for Freedom’ but Lon raises the alarm from the cell window just as Dad comes riding in. The music abruptly stops as the climactic gunfight between Rio and Dad begins, resulting in Dad being killed, but not before he has fired a parting shot as Rio rides off with Luisa.

 

27 Finale 4:13. The original ending of the film had Dad’s shot accidentally hitting and killing Luisa. The ending was re-shot with Rio riding away but promising Luisa that he will return. The music presented here is as heard in the film and Friedhofer ends the score with a glorious major orchestral statement of Luisa’s theme – the sort of ending which was common throughout Hollywood’s Golden Age but which is never heard nowadays. The original shorter version of this cue is the ‘Alternative Finale’ on Disc 1 which has a more bittersweet arrangement befitting the tragic finale, ending on a subdued note.  


One eyed Jacks - 1961  •  Doug Raynes © 2010/2024

by Quentin Billard 30 May, 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May, 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: