Blog Post

Leigh Harline

Lawrence Morton

Leigh Harline is probably the most modest and gentlemanly of Hollywood's composers. In his early forties, he is good-looking, blond, blue-eyed , and slightly paunchy. Not the least of his virtues is his excellence as a host. He extends hospitality with a gracious bow from the waist and makes each guest feel like the one person without whom the party could not be a success. On Christmas Harline usually invites his close friends in to share a bowl of Jul Gloegg. This festive holiday drink is his sole cultural tie with his Swedish ancestors. Otherwise his tastes in food and drink are international, leaning toward the unusual, even the exotic.

Harline was born, raised, educated, and given his first professional job in Salt Lake City. But he is now, by temperament as well as by profession, a confirmed Southern Californian. He has no nostalgic sentiments about his home town. Yet he helped the observance of the Utah centenary a few years ago by composing for the Utah Symphony Orchestra, then under the direction of Werner Janssen, a three-movement orchestral suite based on the story of the Mormon migrations. The performance of this suite enabled Salt Lake City to celebrate the hometown boy who made good. But after several days of celebration, Harline was glad to return to the comparative anonymity of a film composer who writes for, but never has to face his audience.

During his early years in Hollywood, Harline was associated with the Disney studios, where he wrote literally hundreds of the bouncy bagatelles that accompany the adventures of Walt Disney’s anthropologic characters. The background music for SNOW WHITE was his first major assignment here. It was followed by the writing of all the music, including the song hits, for PINOCCHIO, the Academy Award winner for 1940. In 1943 he began a long-term contract at RKO. Among his best scores there were those for CHINA SKY, JOHNNY ANGEL, and THE BOY WITH THE GREEN HAIR. In the past year, as a free-lance composer, he has fulfilled commitments at Fox, Warners, and MGM.

The rewarding association with Disney resulted in Harline's being typed as a song-writer and a skillful scorer of comedies. This reputation has pursued him through the years, it being a practise in the industry to categorize everybody from stars to maintenance men. It is of course true that Harline knows how to write a good tune, as “When You Wish upon a Star” proves. It is also true that he has a deft hand with light music and comedy effects. One of his most amusing essays in this genre was for a modestly budgeted RKO film of several years ago, called A LIKELY STORY. It had a scene showing two men in silhouette arguing behind a screen; gestures were visible but no words were heard. For scoring the scene Harline marshalled his orchestra in two forces, one of brass, the other of strings and woodwinds; and he let them go at each other in a musical argument that was full of comic violence, hysteria, and bawdy insults. Some of the effect of the music was inevitably lost in audience laughter, but on the scoring stage the sequence was a hilarious exhibition of musical humor.

Yet it would not be correct to conclude from such examples that Harline's talents are properly defined by the 32-bar chorus and the comedy allegro in 2-4 time. His sense of real drama is equally well developed, as the CHINA SKY and JOHNNY ANGEL scores have demonstrated. Indeed, it is in such scores that he makes his best contribution to music for the films. Here he shows his awareness of the contemporary idiom coined by the master composers of our day, as well as his ability to deal with large musical thought. He shows also a decided preference for contrapuntal textures. For THE BOY WITH THE GREEN HAIR, for instance, he wrote a chase sequence in which a two-part canon was accompanied by a double pedal, inverted.* In a recent Warner film, PERFECT STRANGERS, the title music is in three-part counterpoint. (Another interesting feature of this score is that it employs a classical orchestra of strings, double woodwinds, two horns, and one trumpet.) There is also a fugato main-title in THEY LIVE BY NIGHT, a film whose virtues were overlooked here until they were discovered by British audiences.

One other aspect of Harline's work seems to me more characteristic of him than the features by which he has been typed. This is a strong folk-music strain. His knowledge of folk literature is extensive, and his collection of material constitutes a major portion of his library. It was put to good use during the summer of 1946 when he directed “Gallery of American Music” for NBC. For this show he composed several short overtures based on popular folk tunes. One of these subsequently became a successful concert piece for the Southern California All-High School Orchestra. Several film scores have also served as outlets for this absorbing interest. THE FARMER'S DAUGHTER and THE VELVET TOUCH both had folk-like themes in the Scandinavian vein, and MAN ALIVE had a quick-moving river-boat song. But quite aside from the quotation of actual folk tunes, or the invention of melodies in folk style, there is frequently in Harline's music an unconscious use of modal and rhythmic materials that stem from folk sources.

There are, then, two very healthy trends in his music - the folk and contrapuntal elements. These have not, however, overcome certain other tendencies which make his music, considered as a whole, a not yet thoroughly integrated and personalized expression. One of these tendencies is the use of the lush harmonic idiom of French impressionism, which sometimes crops up as an anachronism in modern contexts. Another is the too frequent reliance on the sentimental theme song, a cliche imposed by industrial habit and the tastes of semi-cultivated producers. Most of Harline's colleagues are similarly subjected to this tyranny. It is unfortunate that the type of pictures to which Harline is so frequently assigned is precisely the type that appears to require the sentimental theme song as an indispensable adjunct to the film for purposes of publicity and exploitation. A flagrant example was somebody's idea (it certainly could not have been a musician’s!) of using “Nature Boy” as a theme for THE BOY WITH THE GREEN HAIR.

Apart from his music, Harline's principal interests lie in the fields of art and gardening. Both of these activities are centered in the Harline home, a beautiful but unpretentious residence near the ocean at Palos Verdes. In recent years the Harlines have acquired a number of distinguished canvases, and Mrs. Harline is one of the moving spirits behind the exhibits organized for the Palos Verdes community. Harline's gardening appears to be as much a "linguistic" as a horticultural activity. One suspects that he cultivates his garden not only for the pleasure of watching things grow but also for the pleasure of telling visitors that what they call wild lilac, flowering trees, fuchsia, and native plants are really ceanothus impressus, lagenaria pattersonii, escallonia rubra, and 22 varieties of bromeliads.

* An analysis of this passage appears in the Hollywood Quarterly, Summer 1948, III-4, p.399.



Film Music Notes: March-April 1950

Publication: Film Music Vol.IX / No.4 / pp. 13-14

Publisher: New York: National Film Music Council

Copyright © 1950, by the National Film Music Council. All rights reserved.

by Quentin Billard 30 May, 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May, 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: