Blog Post

Tony Thomas Dies at 69

Jon Burlingame

Source: The Cue Sheet - Vol. 13, No. 4 October 1997, pp. 7-11


Publisher: The Film Music Society
 - Photo: Tony Thomas with Miklós Rózsa

Copyright © 1997. Text reproduced by kind permission of the author, Jon Burlingame

Author, producer and broadcaster Tony Thomas died at 3 p.m. Tuesday, July 8, 1997, at Providence Saint Joseph Medical Center, Burbank, California, of complications from pneumonia. He was 69.


One of Hollywood’s preeminent film historians, Thomas was the author of 30 books, produced more than 50 albums of music, and produced many documentaries for television. His distinguished voice was among the best-known in the industry, heard annually as the announcer on the televised Kennedy Center Honors and American Film Institute Salutes.

Thomas was born July 31, 1927 near Portsmouth, England, the son of a bandmaster in the Royal Marines, and moved to Canada at the age of 18.
 He became an announcer for the Canadian Broadcasting Corporation in 1948. Eventually he became a writer-producer for CBC radio, specializing in programs about his first love: Hollywood and the movie business. He later served as writer and host of the CBC television series
As Time Goes By and as a panelist on the series Flashback.

Thomas moved to Los Angeles in 1966. His many books included
Music for the Movies, The Films of 20th Century-Fox, The Hollywood Musical, The Busby Berkeley Book, biographies of Errol Flynn and Joel McCrea, and a number of entries in Citadel’s Films of series, including chronicles of the film careers of Marlon Brando, Gene Kelly, Henry Fonda, James Stewart and Ronald Reagan.

An expert on movie music, Thomas produced dozens of albums of classic film scores by all of the great composers of Hollywood history, including Erich Wolfgang Korngold, Alfred Newman and Miklos Rozsa, as well as records of many of their compositions for the concert hall.

Thomas was one of the founders of the Society for the Preservation of Film Music and served for many years on its advisory board. His widely acclaimed
Music for the Movies, published in 1973, was the first serious appraisal of the history of film music. A revised and updated edition is scheduled for a paperback release this fall.

He was a writer for the Academy Awards shows in 1979 and 1984 and has served as a segment producer for the Oscar show since the late ’70s. As an independent writer-producer, his films included
Hollywood and the American Image, Back to the Stage Door Canteen and The West That Never Was, all for PBS; Film Score: The Music of the Movies and Wild Westerns for the Discovery Channel; and, most recently, The Hollywood Soundtrack Story and Michael Feinstein: Sing a Song of Hollywood for American Movie Classics.

Thomas was a writer for the ABC special
The Fifty Years of Warner Bros., and a writer-producer for three years on the syndicated series That’s Hollywood. Surviving are a son, David of Burbank, and daughter, Andrea, of Oakland; brother Graham, in Moorpark; brother Ross and sister Christine, both in England; and his companion Lorna Grenadier.

More than 100 people attended the memorial service, which was held Saturday, July 17, 1997, at the Beverly Garland Holiday Inn in North Hollywood. Nick Redman - who, like Tony, is a British-born record producer and documentary filmmaker - acted as host for the proceedings, bringing both class and a sense of humor to the occasion. On an easel beside the podium was a large portrait of the smiling Tony, posed with the manual Royal typewriter upon which he wrote all 30 of his books.

Composer Elmer Bernstein began by recalling the original telephone conversation that he had had with Tony nearly 30 years earlier about the then-surprising notion of writing a book about movie music. “Tony took what we were doing and made us look at ourselves, and our art, in a very different sort of way,” Bernstein said. “He is an incalculable loss. He transformed our art.”


Composer David Raksin added: “We don't need to read his books to remember him. But when we do read them, we will be astonished at what he did for our profession. We loved him dearly and we still do.”

Performer Michael Feinstein, who worked with Tony on a pair of AMC music specials, remembered first meeting him at songwriter Harry Warren's home and praised Tony's “obscure knowledge about the well-known.” Much of the crowd was visibly moved by Feinstein's renditions of “Sing a Song of Hollywood” - A Warren tune that Tony the lyricist set to words - and the particularly apt “You'll Never Know.”

Journalist Jon Burlingame read tributes from several close friends who could not attend, including author Rudy Behlmer. Redman recalled first encountering Tony's books at the Cinema Book Shop in London in the early '70s and spoke of the impact of Tony's occasional appearances there, when people sat in rapt attention as he talked so knowledgeably of the great films and the personalities involved in their production.

Pianist Daniel Robbins played one of Tony's favorite Miklós Rózsa works, the theme from THE STRANGE LOVE OF MARTHA IVERS, after which filmmaker Douglas Stewart spoke. Stewart was a frequent collaborator with Tony, starting back in the ‘70s on the series THAT'S HOLLYWOOD!, on documentaries including BACK TO THE STAGE DOOR CANTEEN, on 11 ASCAP tributes to composers (including Rózsa, Raksin, Bernstein, Henry Mancini and others) and on film montages for more than a decade of Academy Awards shows. He cited each of the many facets of Tony's wide-ranging career: author, radio interviewer, television producer, announcer, writer and film consultant to the Oscar shows, on-camera host, screenwriter and “citizen commentator,” the latter a reference to his frequent letters to the
Los Angeles Times that brought a knowing laugh from much of the audience.

Brooks Wachtel read an original poem to Tony, and baritone Ralph Welles performed another of Tony's favorite songs, “You Haunt My Heart,” a song adapted by Erich Wolfgang Korngold from Strauss melodies; Beth Ertz accompanied him at the piano. Danny Gould, a longtime friend and veteran executive in the music department at Warner Bros., eulogized Tony as well.

Members of Tony's family had the last words. Brother Graham Thomas read two poems: the text of one of the
Four Last Songs of Richard Strauss (in both German and English) and the traditional “Crossing the Bar.” Tony's former wife Lorraine Foreman read letters from family friends Helen Korngold and Katie Hubbard and spoke of finding, just a few weeks before his passing, a T-shirt with a logo that pleased Tony: “Music is life; the rest is just details.”

Son David Thomas thanked everyone for coming. Daughter Andrea was the final speaker, reminiscing warmly about a side of her dad that few of his professional friends ever saw - the lighter side - the laughing, occasionally absurdist Tony who could spin children's tales at a moment's notice or dash around the house making faces at his kids. She spoke of her father's friendship with such legendary composers as Harry Warren, Alfred Newman, Miklós Rózsa and Hans Salter and his consistent schedule of visiting his elderly friends in their final years.

She, too, brought a laugh of recognition from the crowd with her remark that “Technology completely passed Dad by - electric typewriters, word processors were of absolutely no interest to my father.” Finally, she remembered him as “a loving, kind, affectionate, compassionate man who made great effort to connect and maintain connections of the mind and heart.”

The service concluded with a beautifully assembled (by friend and collaborator Linda Danly) series of family pictures that chronicled Tony's life, while Daniel Robbins played the piano. Much of the crowd then gathered at the Danly home in Studio City, where she threw a “garden party and high tea” in memory of Tony. The memorial service was organized and arranged by Linda Danly, Marilee Bradford and Jeannie Pool.

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: