Blog Post

Night and the City

Gary Dalkin

Label: Screen Archives Entertainment  
Catalogue No: SAECRS008

Release Date: 2002

Total Duration: 2CDs: 45:01 + 62:25

Scores by Benjamin Frankel and Franz Waxman

Its quite a common event for a film score to be rejected and a second composer commissioned to pen a replacement score. Rather less common what happened in the case of the Fox produced London set British noir classic, Jules Dassin’s Night and the City (1950). In Britain and British territories the film was issued with a score by Benjamin Frankel, while everywhere else the movie came out with music by Franz Waxman. Today when the film makes one of its occasional appearances on afternoon television in the UK it is ironically with the American score, the original UK version long ago seemingly having dropped out of circulation. *


Even the usually reliable Internet Movie Database makes the mistake of recording that Frankel’s score was rejected. This was certainly not the case, as he had not even finished writing it before just four weeks later Waxman was hired to write his version. It has also been suggested a new score was needed due to differences in the edits between the UK and US versions of the film, but in fact other than the opening and closing scenes, virtually the only difference arises from the scores. The real reason Frankel’s music was replaced appears to have been to do with the rights to exploit the music away from the film. British composers traditionally retained the rights to their music, the film company only having the right to use it within the film for which it was written. In Hollywood composers were paid much more, but effectively sold their work outright to the studios. It would seem Fox was determined to retain complete musical control and was prepared to pay heavily to do so – Frankel received £750, Waxman $12,500!


The movie itself is a film noir starring Richard Widmark – the obligatory imported American star – set against a wrestling world in post-war London. A very detailed essay by Christopher Husted in the booklet discusses in depth the different effects produced by the two composers. I am not in a position to comment on Mr Husted’s observations, only having seen the film once, in the Waxman version, many, many years ago. I currently have access to neither version Night and the City in any form. However, those seriously interested in film history, studio politics and the psychological effects of different choices in film scoring will find this essay very illuminating. It is the highlight of an exceptional booklet which also features a four page biography of the composer by his stepson, Dimitri Kennaway, and extensive cue notes by album producer Ray Faiola. Printed on very high quality paper with finely reproduced stills and posters, this booklet sets a new standard for film music presentation on CD. Those who dislike the trend to slim-line double jewel-cases for 2 disc sets will be delighted that this album is properly packaged in a full double "clam case".


Disc One presents Benjamin Frankel’s score, and being penned first by a British composer for a film set in London taken from a novel by British author Gerald Kersh with an almost entirely British cast should, despite the film being paid for with American money, be considered the "real" score for the definitive original version of Night and the City. The music plays for 45 minutes, is in mono with fairly good sound and includes a considerable amount of source music material penned by Frankel himself. Frankel was an extremely versatile composer, having an early background in jazz, and alongside the dramatic score he is able to provide anything from the hymnal folk-like melody "Instructions" to the New Orleans flavoured "Harry Buys Information From Taxi Driver" to the smooth lounge jazz of "American Bar" – and that’s just to select three consecutive tracks more or less at random. Whatever the style, Frankel captures it perfectly, creating the entire musical world of the film in an achievement which would be almost unthinkable in today’s film music world with scores compiled by music supervisors mixing and matching score with commercial tracks.


Frankel’s "Main Title" opens with a dramatic rhythmic pulse, like a clock ticking away to doomsday, suggesting both relentless urgency and a fatalism entirely appropriate to the film noir genre. The cue flows into a portrait of "The City at Night", an urban landscape filled with dark shadows and enticing, intoxicating energy of London. "Mary’s Apartment" (shouldn’t that be "Mary’s Flat"? No one in London would have talked about having an apartment in 1950) introduces tender music which points towards a love theme stated more fully with gorgeous woodwind writing in "Mary Gives Money to Harry". Offering balance, of the many source cues in the early part of the disc the big band swing of "Harry Amuses Phil" is particularly infectious, the drama becoming more serious in tone with the scurrying immediacy of "Harry Tries to Raise £200", the city filled with melancholy menace in "Mary at the Silver Fox". By "Phil’s Office After Chilk Leaves" a chill bleakness has come to inhabit the woodwind writing, painting an atmosphere of unsettled insecurity which with its subtly and underlying sense of sadness marks Frankel as a British kindred film musical spirit to Bernard Herrmann. With "Phil Overhears Helen" the agitated strings take the music further into thriller territory, yet are immediately offset by a jaunty "Restaurant Mambo". Three short and diverse suspense cues lead to the more developed set-piece of "Harry Gets Money From Mary’s Apartment" and on towards darker pieces such as "Kristos Offers Reward For Harry", music with a palpable sense of danger and excitement. "Phoney Licence" is an exercise in tense romantic indecision, the score building to an intense climax with the furious "Harry Escapes From Figler", the lyrically yearning "Mary Finds Harry at Anna O’Leary’s" and the chillingly powerful "Denouement". A score of dazzling diversity covering almost every imaginable mood and ambience, composed with fine craftsmanship and imagination.


Disc Two offers just over an hour, in stereo with for the time superlative sound, of Franz Waxman’s alternative international score for Night and the City. Like Frankel, Waxman was of European Jewish extraction and had a background in jazz. The previous year he had score the classic Sunset Boulevard and had a well established track record in film noir, having penned music for Dark Passage, Whiplash and Sorry, Wrong Number. As with the first disc, various source cues (such as the jazz standard "Don’t Fence Me In") are mixed with the score proper, the style being necessarily more in keeping with Hollywood noir drama, powerful, forbidding and at times blisteringly intense. Waxman’s music in powerfully designed with rich string writing offering darkly romantic melodies and suspense/action scoring of a very high calibre. If the music is more familiar than therefore perhaps slightly less interesting to modern listeners than Frankel’s it is only because Waxman’s style is in general much better known to film and film music fans. His work here is more obviously suggestive of tragedy from the beginning than Frankel’s, a portrait of people trapped in a hostile urban landscape from which we know there can be no escape. Set beside Waxman’s other suspense scores, from Rebecca (1940) onwards, it increases our knowledge of the composer and adds another fine work to his discography.


What would be fascinating now would be to see both versions of the film back to back to see how the different approaches to the music affect the drama - a suitable project for some enterprising DVD label such as Criterion perhaps. For now serious film music buffs and fans of both Frankel and Waxman should seek out this superb set as soon as they can. Only the first complete release of The Adventures of Robin Hood prevents me from making this my choice of the month.


* Oddly enough here is a direct parallel with Ridley Scott’s Legend, released in Britain and continental Europe with a superb score by the American composer Jerry Goldsmith, and in America re-edited with a completely inappropriate electronic score by European electronic band Tangerine Dream and songs by UK rockers Jon Anderson and Bryan Ferry – only to regularly appear on UK TV in the American version. To add insult to injury, the UK DVD also features the American print, while the US DVD offers the full European Director’s Cut. An insane situation which demonstrates that in Hollywood the madness never ends.


Originally published @ MusicWeb International © 2002 / Text reproduced by kind permission 


Gary Dalkin is a freelance editor. Books he has worked on include John Barry: The Man With The Midas Touch (revised 2nd edition), by Geoff Leonard, Pete Walker and Gareth Bramley, and The Struggle Behind the Soundtrack: Inside the Discordant New World of Film Scoring, by Stephan Eicke. You can find out more about Gary and contact him via his website - To The Last Word

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: