Blog Post

Logan's Run

Gary Dalkin

Label: Film Score Monthly
Catalogue No: FSMCD Vol. 7, No. 4

Release Date: 2004

Total Duration: 79:28

UPN: 0-63855-80174-2-5

Strange are the ways of the film music industry. It's currently not possible, for example, to buy on CD John Williams' outstanding, Oscar nominated score for the major Jack Nicholson hit movie THE WITCHES OF EASTWICK (1987). Yet here we have a compilation of scores from a truly terrible and long forgotten 1970's TV series. The music though, is perhaps surprisingly, rather better than the show it was written to accompany.


LOGAN'S RUN (1977) was a rapid TV spin-off from MGM's 1976 cinema success of the same name, itself a very loose adaptation of a rather pulpy but vigorous science fiction novel by William F. Nolan and George Clayton Johnson. The TV series bore even less relation to the novel than did the film, which boasted a brilliant, groundbreaking score by Jerry Goldsmith – a combination of wonderfully romantic orchestral music for the world outside the domed city of the 23rd century, and state-of-the-art electronics which pretty much made redundant everything done in the ambient-techno-dance field until Don Davis collaborations with Juno Reactor for THE MATRIX movies.


While the film had a nominally plausible narrative set 300 years hence, the TV series settled for the popular TV format of putting its heroes on the run, having a fresh adventure each week and moving on, the clock being reset as if nothing had happened. It had worked for THE FUGITIVE, ALIAS SMITH AND JONES, and of course STAR TREK. But it had failed miserably for PLANET OF THE APES, which on TV lasted just 14 episodes. Someone really should have been taking notes, as LOGAN'S RUN lasted exactly the same number of episodes, but made PLANET OF THE APES look like a masterpiece by comparison. It was clear from the beginning those behind the show had neither the budget nor the imagination to realise anything interesting, and rapidly descended to introducing every SF device in the book (or rather not, as there are no aliens or time travellers in the original LOGAN'S RUN novel). A truly terrible series; nonsensical, tacky and bland, a fine example of the very worst of 1970's American network television.


As for the music… well, nine of the 14 episodes received original scores composed by either Laurence Rosenthal, Jeff Alexander, Jerrold Immel and Bruce Broughton, while the remaining five instalments were completed with library cues. Laurence Rosenthal scored four episodes, including the pilot, which is represented here with an almost 23 minute long suite in three sections. All nine episodes which were scored are represented on this disc, though obviously there is not the space to include the compete music from each episode.


The album opens however with Rosenthal's title theme, a catchy melody arranged in typically light pop '70's film music instrumental vein, and rendered laugh-out-loud hilarious by the application of a "whoo whoo" sound generated by a Yamaha E5 electric organ. According to the booklet this theme is well remembered for this sound, and beloved in certain quarters. I remember finding it laughable a quarter of a century ago, and the passing years have just made it mature into an unintentionally side-splitting musical joke. Call it kitsch or camp, or call it 'misguided'.


Regarding the episode scores; typically for television of the period they are for comparatively few musicians and show a range of inventiveness the material simply did not deserve. Rosenthal's suite from the pilot episode makes good use of percussion and piano to generate suspense, stark string writing adding to the tension. While synthesiser effects recall someone Goldsmith's work on the cinema incarnation of the story, the menacing mood is somewhat closer to that same composer's great score for the original cinema PLANET OF THE APES (1968). There is much that is commendable about the incidental writing, though it also often feels very fragmented – as indeed do many of the sequences through-out the disc. But that is the nature of much television music, perhaps even more so than film music.


Towards the end of the first part of the Suite Rosenthal's offers a lovely pastoral setting of his main theme, and also offers attractively intimate writing through the early passages of the 'Suite Part 2'. The suspense / chase music is less interesting when detached from the images it was written to accompany, and when the music turns would-be triumphant an unavoidable element of '70's US TV cheese enters the mix. The 'Suite Part 3' continues along similar lines to the preceding movements, while the following track, from Rosenthal's score for 'The Collectors' is again more of much the same, while four cues from his music to 'Man Out of Time' form an intriguingly atmospheric nine minute long suite. The final Rosenthal score, 'Futurepast' begins with more pastoral variations on the main theme has a lovely light fantasy quality accented by gentle bells and harp.


Two episodes scored by Jerrold Immel both offer something of a French quality, an impressionistic sound which distinguishes elements of both 'The Innocent' and 'Half Life', while Jeff Alexander's contribution to 'Capture' is similarly pastoral and eloquent.


The final composer is Bruce Broughton. The disc presents a delicate, spectral mood piece from 'Night Visitors' and an 11 minute suite from 'Fear Factor'. This last is among the more interesting sequences on the disc for harking back to Goldsmith's LOGAN'S RUN, and has more energy and dynamism than anything else on the CD. A curious companion to Goldsmith's score, it is an interesting curiosity for fans of both composers.


This is an odd album to summarise. The music is much better than one might hope for, but still not really memorable enough to recommend wholeheartedly in its own right. That said, the sound and presentation are excellent. Followers of the composers represented, or of the show, or simply die-hard science fiction buffs, may wish to pick up a copy. But with so many fine releases vying for attention this Logan's Run must be considered something of an also ran.


Originally published @ MusicWeb International / Text reproduced by kind permission of Gary Dalkin


Gary Dalkin is a freelance editor. Books he has worked on include John Barry: The Man With The Midas Touch (revised 2nd edition), by Geoff Leonard, Pete Walker and Gareth Bramley, and The Struggle Behind the Soundtrack: Inside the Discordant New World of Film Scoring, by Stephan Eicke. You can find out more about Gary and contact him via his website - To The Last Word

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: