Blog Post

James Bernard’s Nosferatu

Randall D. Larson

An Interview with James Bernard by Randall D. Larson

Originally published in Soundtrack Magazine Vol.15/No.58, 1996

Text reproduced by kind permission of the editor, Luc Van de Ven and Randall D. Larson

You’ve just finished composing a new score for a video cassette reissue of the classic German horror film, NOSFERATU. How did you get involved in this project?


A company in Houston, Texas (Tanis Film), got the world rights to NOSFERATU and they wanted to put it out on a video cassette in connection with a film museum in Munich. I’ve read that their version of NOSFERATU is the longest version there is, and it’s color-tinted. They wrote to Silva Screen Records to ask if they could use music they’d already recorded from my previous DRACULAs and stuff from that first CD that Silva Screen did of music from the Hammer films. David Stoner very wisely replied to them that he didn’t think this was a good idea, because the music was very much connected in the film fan’s minds with Christopher Lee. I think he was quite right about that. It would have confused people. And, secondly, he pointed out that it would have involved enormous re-use fees to the Philharmonia Orchestra, etcetera. So David told Tanis Films that I was alive and kicking, and what would they think of a new score which would come out considerably less expensive? They thought this was a good idea, and so that’s how it came about.


How did you go about scoring the film?


I was sent a copy on cassette with all the timings on it, so I just got down to it, and started. I started at the beginning of January (1995). I’ve never seen the film before; actually, I’d always meant to but never had, so it was all completely new to me. The subtitles of the film at that time were in German – I don’t speak German, so I had to get a German dictionary and try and translate the various bits to myself, which had some hilarious results! But I think I got the gist of it!



I went through the entire movie and wrote out in longhand exactly what happened in every scene, plus the sort of essential timings where big moments happened, and then proceeded to compose. Tanis Film had said I could have as long as I needed, which was very nice. It’s the first time I’ve ever done a job like that! All agreed that it should be composed for symphony orchestra. I decided that it needed to be treated just like one of the Hammer horror movies, and that it needed exact timing – exact synchronization over much of it, because I know that sometimes when people have added scores to silent movies they haven’t worried too much – or so I’m told. They just let the music go through, but I thought it would be more effective in this instance to have music which did absolutely fit the essential moments. 
So I timed it all out and did the composing in short score for piano, but sometimes on three or four or even five staves of music. The composing and the timing took me January, February and March, and then I started the orchestrations at the beginning of April, they took me just over six months. The score runs eighty-nine minutes 47 seconds, so it’s quite a large job!


How long does the movie run altogether?


Exactly that, because there’s no sound in it at all, of any kind. So I start the music at the very beginning, and go on until the very end. It’s divided up into twenty-six sections, and my full score is 430 pages!


How would you describe the music?


Well, obviously it’s symphonic, as I’ve told you. I have my usual kind of ideas, I suppose. Count Orlac has a theme – he has about three themes, but they all go to the rhythm of Nos-fer-a-tu.


Kind of like the DRAC-u-la idea?


Exactly. It seemed to go well. That rhythm has about three different melodic outlines, according to whether he’s being thoroughly sinister and about to have his way with somebody, or if he is pleading and sort of calling to Ellen, which is the name of the lady who was, of course, Mina in the original. He’s done sort of thought-transfers to her, and hypnotizes her from the distance. The same rhythm has a completely different tune. Ellen, the wife who sacrifices herself at the end, has a full, romantic theme, scored almost always for strings, because I wanted to retain the brass mostly for Orlac. Then her husband, the hero, who’s called Huttar in the film, but of course is actually Jonathan Harker, he has a theme all his own. It comes in the beginning where he’s picking flowers for his wife, and it’s a very happy, open, tonal tune. David Stoner told me it sounds like a German folk tune. It just a very simple, happy tune.



The film is built on the various themes. When Count Orlac is sailing for Bremen across the Black Sea and you’ve got various shots of the ship, and he slowly decimates the entire crew, I have a variation of his theme – I’ve opened all the brass instead of having them muted, so there’s this kind of sea theme but it all comes from the Nosferatu theme. Basically, I think the score is fairly melodic.


Are we going to have any of the characteristic horror music that we identify with the Hammer scores that you’ve done?


Oh yes, I would think so! I’ve tried what I hope will be some frightening orchestral effects.


How large of an orchestra will the score use?


If we get the numbers that I would like it’s not enormous, it’s about 73, I think. I want to have as many strings as we can, hopefully 14 first violins, 12 second, 8 violas, 8 cellos and 6 double bases. That’s 48 strings to start with. And I’ve got 4 trumpets, 4 trombones, but no horns – it didn’t need them, I always felt they were a romantic instrument.


Any electronic instruments being used?


No.


What would you consider to be the biggest challenge of this score?


I suppose the challenge would be just its sheer length, and the fact that it is never broken up with dialog or any other sound effect. I thought that I’ve got to be on top form, throughout. I couldn’t slack off at any moment. With this movie I felt that every note is going to be heard, absolutely distinctively, and every note must count.


I’ve always felt the challenge of scoring a silent film is because there’s nothing else except the visual, so the composer is entirely responsible for building up the emotional link with the audience and the sheer drama.


Exactly.


How did that fact as well as the impressionism – the style of the film – affect your score?


Well, I don’t know if I can quite explain that. It just affected me as I think any movie I’m writing a score for would. I had to let myself get utterly involved with it so that I could enhance the emotions of the characters, particularly Ellen, who becomes a kind of tragic figure at the end. The end of the film made me think, in a different way, of the end of the opera La Traviata. Of course in this instance it’s her husband, not her lover, but he’s hurrying to get to her and he arrives and she collapses in his arms and then she falls dead – I thought it had an operatic feeling. The music simply came by being completely involved in the story, and trying to portray the conflicting emotions – the fear and the horror and the brief moments of happiness – of the various protagonists.


An interesting thing about your earlier scores, particularly THE HORROR OF DRACULA, is the way the various themes worked together, played off each other, combined at moments and moved apart as the characters changed. Have you consciously tried for the same kind of thematic interplay here – some almost subliminal thematic variations to hint at things?


I would think so, yes. Certainly I have. And there are other strange moments. There’s a scene where the old professor (the Van Helsing character) is giving a science class, demonstrating a Sun Dew plant which closes on insects, and he says, “After all. it’s really a form of vampire.” And there’s another scene where he has a tiny octopus in a tank, and I thought, “What’ll I do here?” Do I bring in something completely different, something like a little bit of Schubert chamber music playing in the background, or something? I toyed with that, but then I thought “no, there isn’t time” and so I reduced the orchestra for those two bits to a string quartet, to make it sound like chamber music – two violins and two violas. But I still used a variation on my Nosferatu theme – a tiny little chamber version of Count Orlac, the vampire.



And then of course there’s the character in the film who is called Knock, who is Renfield, the servant of Dracula. There’s another theme that comes in at the very beginning, it’s just a sort of weird, mysterious theme which was a strange, almost whole-tone scale, more or less, and it has hardly a beginning and hardly an end. It’s a sort of mysterious theme where you don’t know what is going to grow out of it. It’s also related to the Nosferatu theme, in actual fact. But it’s a general, sort of mysterious theme which comes all through the film, although less and less toward the end.


Are you going to be conducting the orchestra?


No, no, I never conduct! I’m a hopeless conductor – it would be a disaster! I’ve never conducted. I tried it in school and I realized from the word go that it was simply not my thing. We aren’t sure who will be conducting yet. Silva Screen has undertaken to do all the musical side of it. They have three or four conductors whom they use all the time, so I imagine one of them will be used, but I don’t know who yet.


I imagine they’ll issue a recording of the score on CD?


I think their plan is certainly to do a CD and maybe a double CD, depending on what they think will be best. I should think one CD should be quite enough!


You did a music for a stage adaptation of Dracula some years ago, didn’t you?


Yes, it was while I was in Jamaica, where we had a very good local acting society with whom I appeared – I fulfilled my lifelong desire to be an actor, and I played the older man in SLEUTH. They did a production of DRACULA and asked if they could use my music, so we used some. But it was only a local amateur production, and I didn’t think anybody would mind if we used some bits which I had on tape, and I sort of edited it for them and cut it together, but that’s all it was.


How did it feel to get back into film scoring after being away for so long?


It seemed like coming home, really. I think we all make mistakes in our lives, and I think I probably did make a mistake by going to live in Jamaica, which ended very sadly for me with my great friend being murdered while I was away in England. So in a way, suddenly, to come back after all that and do films has been a wonderful life saver for me. Largely due to Silva Screen, who wrote to me in Jamaica and asked me about doing the first Music From the Hammer Films CD, and they’ve been great support throughout – I cant speak too warmly of them for their encouragement. And then of course, I’ve had several recent visits to Hollywood, where I got a wonderfully warm reception and found there was still a lot of interest in my music, and people were delighted that I reappeared on the scene and was still around.


Is there a chance you’ll do some more original scoring after this one?


I’d very much love to. I had some very nice meetings with the people in California. People made very encouraging noises to me. They know I’m there and they know I’m on the market.


I think it’s unique that it’s a Dracula film that brought you back in to the business of film scoring, because that’s what brought you your greatest fame… What do you think of your sort of lifelong relationship with the vampire Dracula?


I don’t know! Must have been intended, I suppose!

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: