Blog Post

An Interview with James V. D’Arc

Doug Raynes

James V. D’Arc formerly Curator of the Brigham Young University Film Music Archive in the L. Tom Perry Special Collections of the Harold B Lee Library at BYU. Established in 1996, the Film Music Archives contains materials that BYU began collecting more than two decades ago. First acquired were the files and recordings of Republic Pictures and Max Steiner, acknowledged founder of modern film music, whose collection documents his more than 300 scores. BYU also owns the papers, scores, and music of Hugo Friedhofer. The Kenneth Darby Papers document the choral specialist’s career at Twentieth Century–Fox, where he and composer Alfred Newman collaborated on numerous classic films. The papers of John Addison and Jerry Fielding are also owned by BYU. The archives also include the collection of Ernest Gold. A virtual history of the long-play soundtrack album is documented in the Craig Spaulding Collection of nearly 3,000 original soundtrack albums dating from PINOCCHIO (1940) and THE JUNGLE BOOK (1942) to the demise of the vinyl LP in 1989. In addition to collecting material for research, the Film Music Archives produces a series of premiere soundtrack releases from original materials in BYU’s collection.


What is the background to the Brigham Young University Hugo Friedhofer and Max Steiner collections – how did it originate? What exactly does the collection consist of?
The Max Steiner Papers were acquired by Brigham Young University in 1981 following many meetings with Steiner’s widow, Leonetta. It became the flagship collection of what in the early 1990s was officially named the BYU Film Music Archive. The Hugo Friedhofer Papers came next in early 1984 as the L. Tom Perry Special Collections began to gather more and more film music collections, including the entire Republic Pictures Music Archive that contains complete performance scores, more than7,000 laquer playback discs and supporting data (cue sheets, recording logs, etc.). The term «Papers» is an umbrella word that embraces all kinds of documentation in a person’s collection that they have created through the years: correspondence, photographs, financial files, notebooks, audio recordings, etc. The Friedhofer Papers is predominantly comprised of 35 oversize boxes of original music manuscripts, including orchestrations that include ONE-EYED JACKS, THE ADVENTURES OF MARCO POLO, THE YOUNG LIONS, THE BEST YEARS OF OUR LIVES, BROKEN ARROW, and GILDA. From another source, BYU acquired a number of laquer studio playback discs of the original recording sessions for titles that include BROKEN ARROW, THE BISHOP’S WIFE, THE BANDIT OF SHERWOOD FOREST, and SEVEN CITIES OF GOLD. From film score historian William Rosar, we also acquired his files of correspondence with Friedhofer. In wonderful ways, the Max Steiner Papers and the Hugo Friedhofer Papers complement one another in that Friedhofer orchestrated many of Steiner’s scores. Steiner’s annotations in the pencil scores are specifically addressed to Friedhofer.


Does Warner Bros also hold film music elements for the titles held by BYU?

The Warner Bros. Archives, now housed at the University of Southern California in Los Angeles, may have score material for his orchestrations for Steiner and other composers. One would need to check with them on their availability. I am not aware of soundtrack recording material that the studio may hold on films with which Friedhofer was associated.


I believe the first CD which you produced was Max Steiner’s THE SEARCHERS. What was the background to deciding to make the music available on CD?

After the BYU Film Music Archive was officially designated in 1995, I sought to find a way in which these wonderful original studio recordings might be enjoyed by more than the many researchers who used them on-site at Brigham Young University. Fortunately, Warner Bros., and many other studios who own the rights to film music mateirals preserved at BYU, were most cooperative in negotiating agreements whereby BYU was permitted to issue limited editions of these studio recordings. Screen Archives Entertainment came on board as our exclusive mail-order distributor. Its owner, Craig Spaulding, suggested that THE SEARCHERS be the first production. That release came out in late 1995 early 1996. We were most fortunate to obtain the services of Ray Faiola on our next release, Steiner’s THE FLAME AND THE ARROW, and his sound engineering genius is evident on nearly every one of our 19 releases since that time, the latest being Steiner’s score for THOSE CALLOWAYS. Faiola has been a valued member of the BYU FMA CD Series team virtually from its inception.


I understand that a remastered version of THE SEARCHERS is planned. Any update on that?

Many months have been spent in improving the sound and completely re-designing the booklet for our re-issue of the sold-out CD of THE SEARCHERS. The term re-issue is perhaps a misnomer where THE SEARCHERS is concerned. The sound has been completely worked on by Ray Faiola in an effort to clean up the defects on the laquer discs while retaining the ambiance of the Warner sound. New photographs and a completely revamped booklet design will also grace the renewed CD release of THE SEARCHERS that will come out sometime during 2015. We are thrilled to provide this important score to those who love the legacy of film music.


What were the circumstances which led to BYU/FMA releasing Hugo Friedhofer’s music for the Fox film BROKEN ARROW?

BROKEN ARROW was the fifth release in our CD series and the first to use music tracks at the studio. We were prepared to use the laquer playback discs in the Friedhofer Papers in order to get our first Hugo Friedhofer score into our BYU/FMA CD series but, thanks to the assistance of Thomas G. Cavanaugh (Fox Music, Inc.) and Nick Redman, we were able to use the multi-angled music tracks preserved at 20th Century Fox. The superb mixing and synchronization job by Rick Victor resulted in a very wide, deep stereo sound that can be heard on our CD release.


Are you able to give any information on any other future projects?

Our next planned release is the complete Max Steiner score to FIGHTER SQUADRON (Warner Bros., 1948). This WWII aviation picture allowed Steiner to reprise, in large part, his powerful score originally used in DIVE BOMBER (Warner Bros, 1941), for which there are only a few cues in the Steiner Papers. We hope that FIGHTER SQUADRON will, like THE SEARCHERS, be a 2015 release, but there are many time-consuming variables that may push it into 2016.


Many thanks to Jim for giving his time to answer these questions.

by Quentin Billard 30 May, 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May, 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: