Blog Post

Alex North Remembered

David Kraft, Randall D. Larson

Alex North Remembered by David Kraft and Randall D. Larson

Originally published in Soundtrack Magazine Vol.10 / No.40 / 1991

Text reproduced by kind permission of the editor Luc Van de Ven and Randall D. Larson

Motion picture music lost a legend on the morning of Sunday, September 8, 1991, when composer Alex North succumbed to the illness that had plagued and pained him for several years. Respected as much by his peers as by the generations of film composers and musicians that succeeded him. North is remembered for his music as well as the gentle and kind personality with which he conducted his craft.

A memorial service was held on the afternoon of Saturday, September 14, at the Alfred Hitchcock Theatre at Universal Studios. Ironically, this theater lies right next door to the recording stage where North recorded several of his Universal projects, including RICH MAN, POOR MAN and MAN AND HIS CITY.

Actor/Producer Norman Lloyd moderated the proceeding, which included remembrances by composers John Williams and Jerry Goldsmith, both of whom had thought of North as a kind of father figure and were North’s only two close composer friends. Goldsmith recalled how North had encouraged him in his early days at CBS, and both reminisced how North was always so encouraging to them and how they could always turn to him in times of desperation and seemingly impossible deadlines loomed. They’d call and he’d help them get through. (It was unclear if this meant that North provided compositional help or simply encouragement and support). John Williams recalled how he had first admired North while a pianist in his orchestra, and that North often told him, “You’d make a hell of a composer”.

Marilyn Bergman, of the Marilyn & Alan Bergman song writing team spoke next, followed by director Daniel Mann, for whom North scored films like WILLARD and JOURNEY INTO FEAR. Finally, Gordon Davison, a Los Angeles theatrical director, described working with North on a production of Arthur Miller’s AMERICAN CLOCK about 7 or 8 years ago. Davidson was quite excited to be getting an original score by Alex North for his play, but was initially disappointed when, after reading the script, North remarked, “I have some music that I’ve written for things that I think will be perfect for this play, because it’s like a pastiche of different scenes of early life at the turn of the Century America, which I think would fit perfectly.” Davidson’s disappointment (“I wasn’t getting this original score by Alex North, he was just pulling things out of a drawer…”) reversed itself when North played the music for him, which worked beautifully and fit the production perfectly. Davidson was thrilled, and the two became friends.

Davidson concluded by reading a fax sent by playwright Arthur Miller, who of course had known North when he scored A STREETCAR NAMED DESIRE and THE MISFITS. Miller’s heartfelt sentiments were beautifully and poetically written, describing how North’s music made his words come alive.

Also in attendance to pay their respects were composers like Basil Poledouris, Leonard Rosenman, David Raksin, Jamies DiPasquale and others, along with North’s current agents, Mike Gorfaine and Sam Schwartz. Poledouris said he’d only met North once, but “How could I not be here? He’s a giant, he’s great. He and Miklos Rozsa are my idols!” A telegram sent by Steven Spielberg was read, in which he described SPARTACUS as his all-time favorite score and recalled a meeting set up between he and North by John Williams, and how nervous Spielberg was to meet him. He thought he’d be this big, imposing figure – who else could have written something like SPARTACUS? – but was quite relieved and delighted to find him so warm and accommodating.

Perhaps the thing that was most impressive about the memorial service was the honest respect given to North by those in attendance. Everyone who spoke obviously felt very strongly about the composer and their liking of him as an artist and as an individual was heartfelt and sincere. From our perspective, as fans and interviewers, we found North unassuming and honestly friendly. He was difficult to interview, but only because one had to get him to talk about his work. North was quite modest and unpretentious, and he treated us like welcomed guests. Like his peers, we found Alex North to be one of the most charming, friendly and likeable gentlemen in Hollywood, and he will be missed as much for his music as for his character.


Alex North Memorial Service

David Kraft, October 1991 -  Edited by Randall D. Larson for CinemaScore; previously unpublished


Alex North died on the early morning hours of Sunday Sept 8th, 1991 and the memorial was the following Saturday, Sept 14th, at 2:30 at the Alfred Hitchcock Theatre at Universal Studios. It was open to the public. Ironically, the Alfred Hitchcock Theatre is right next door to the recording stage where he recorded things like RICH MAN POOR MAN and THE MAN AND HIS CITY.

It was a very nice memorial. They didn’t show any clips but they played recorded music from CLEOPATRA, and then a pianist played three selections from STREETCAR NAMED DESIRE on solo piano. The one thing about this thing that impressed me is that everybody there really felt strongly about him, because he was such a nice gentleman. Alex North was such a sweet, charming guy you couldn’t help but like him, and you couldn’t help but respect his work. He was never one that got backstabbed by anybody – I’ve heard backstabbing stories about almost every composer!

Everybody loved him. The service was moderated by Norman Lloyd, the actor/producer, and he did a nice job moderating. People who got up and spoke were Jerry Goldsmith and John Williams, both of whom thought of North as a father figure. They were his only two close composer friends, and they both talked about how, in their early years – Williams playing in North’s orchestras and Goldsmith in his early days at CBS – how North was always so encouraging to them, and they could always turn to him in times of desperation, asking “how am I going to reach the deadline?” They’d call Alex and Alex would get them through it. Williams, of course, admired him first as a player in his orchestra when he was a pianist, and he said North always told him “you’d make a hell of a composer,” which of course he did.

Then Marilyn Bergman, of the Marilyn & Alan Bergman songwriting team, who appeared to be a very close friend of the family and of Alex – I don’t think she necessarily wrote lyrics for him – but she told of her first time she met him, she couldn’t believe she’s meeting the great Alex North. She gave a nice little speech, and then Daniel Mann spoke, for whom North scored the remake of JOURNEY INTO FEAR and WILLARD and several others, and they were friends. Gordon Davidson, a theatre director here in Los Angeles, worked with Alex on a production of Arthur Miller’s AMERICAN CLOCK. Alex wrote the music for it. Davidson told a very interesting story how Alex was brought in to score the play – this was about 7 or 8 years ago. Davidson was all excited about how he was going to get this original score by Alex North for his play, and Alex North said “Well, I have some music that I’ve written for things that I think will be perfect for this thing because this play is kind of like a pastiche of different scenes of early life at the turn of the century in America … and I think it would just fit perfectly.” Davidson said he was a little disappointed at first, that “oh, I wasn’t getting this original score by Alex North, he was just pulling things out of a drawer.” But then North played the stuff for him, and it’s as if he had written the score for him, it worked so beautifully. It was great and he was thrilled. After that he became friends with North.

Then Davidson read a fax he received from Arthur Miller about North – they of course had worked way back on A STREETCAR NAMED DESIRE and THE MISFITS and things like that. The Arthur Miller message was so nice and poetic – only a writer could write a tribute or eulogy that good. It was a really heartfelt message from Arthur Miller, about how North’s music made his words really come alive, and he went on, talking about what a great score he thought THE MISFITS was, and of course A STREETCAR NAMED DESIRE. Afterwards, Davidson gave the fax to North’s widow, Annemarie. That was touching.

One of North’s daughters also spoke. She represented the whole family, nobody else in the family spoke, but she read some things from his grandchildren – North had a brother who lives back east and he has some kids, and he has some grandkids who wrote some nice cute little things about how much they loved their grandfather Alex.

And then in attendance, mainly out of respect because most of them didn’t really know him that well, were Basil Poledouris, who only met North once but told me “how could I not be here? I mean, he’s a giant, he’s great. He and Miklos Rozsa are my two idols!” Leonard Rosenman, David Raksin, of course, who was friends with North, he didn’t speak but he was there. James DiPasquale, another admirer of North’s music. Of course his agents, Mike Gorfaine and Sam Schwartz attended – he’d been at almost every agency but they were his current agents. Steven Spielberg couldn’t attend but he sent a telegram, mentioning that his favorite score of all time was SPARTACUS. He described a dinner that John Williams had set up where Spielberg got to meet North for the first time – and Spielberg said he was just so scared to meet this guy, and then when he finally met him, to see what a sweet guy he was. He thought he’d be this big, imposing figure – who else could have written SPARTACUS but a big, imposing guy? And when he saw that it wasn’t the case he was relieved.

North had been sick for some time. He’d been in a lot of pain for the last couple years. He was difficult to interview because he was so modest – you really had to pry to get him to talk about his work. It wasn’t a phony put-on thing. He was so modest about his work and so unpretentious. His wife was always very protective of him, so you always had to go past her to get to him! They met when she was in charge of the Graunke Orchestra [in Munich] – she’s German. He went over to record the TV series AFRICA, for ABC, and that’s when he first met her. He was just getting divorced from his first wife. I think he went back for another project, and the relationship continued and then he brought her back here. He had a son and a daughter from his first marriage, and then with Annemarie he has a teenage son named Dylan, who was about 17-18 years old.

by Quentin Billard 30 May, 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May, 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: