Blog Post

Rebecca

Ian Lace

Label: Varèse Sarabande        
Catalogue No: 302 066 160 2

Release Date: 10-Sep-2002

Total Duration: 53:25

UPN: 0003020661602

The Royal Scottish National Orchestra conducted by Joel McNeely

This new recording of Franz Waxman’s own favourite score, out of the 144 he scored in Hollywood, competes with the 8-minute Rebecca suite within Sunset Boulevard – The Classic Film Scores of Franz Waxman compilation (RCA Victor GD80708) recorded by Charles Gerhardt and the National Philharmonic Orchestra in 1974, and a 72-minute album devoted to the REBECCA score on Marco Polo 8.223399, recorded in 1990 by Adriano conducting the Czecho- Slovak Radio Symphony Orchestra.

If just a memento of the main themes is required, look no further than the Gerhardt recording. The suite incorporates ‘Prelude’, ‘After the Ball’; ‘Mrs Danvers’; ‘Confession Scene’ and ‘Manderley in Flames’. Although recorded in the 1970s, the sound is stunning (so too were all the other recordings in Gerhardt’s Classic Film Scores series). Gerhardt pulls all the stops out to deliver a brio performance full of attack and darkly shaded romance. He creates a palpably tingling atmosphere of evil and menace and you can just imagine the flames crackling fiercely and unrelentingly through Manderley.

The digital Varèse Sarabande sound is even better, and McNeely scores immediately with a chillingly effective Main Title/Foreword /Opening Scene that creates an ominous brooding atmosphere with swirling string figures and strident brass as the heroine dreams she is returning to a deserted, desolate, ruined Manderley. Adriano is not far behind, but his reading is spoilt by a wayward, wavering trumpet that also mars the opening Selznick International Trademark music.

Both recordings include the charming waltz ‘Hotel Lobby’ for an early meeting between the Laurence Olivier as Max de Winter and the Joan Fontaine character. McNeely’s waltz is light-hearted, dreamy and full of romance, Adriano’s slow and deliberate. Two ‘Tennis Montage’ cues follow in both recordings. Both conductors capture the girl’s shyness, naïveté and vulnerability, her dreaming and yearning for romance. The music reflects her innocence, and the high spirited nature of her romance; its humour and intensity but occasionally shadows intrude, a forewarning of the threat at Manderely. McNeely’s character sketches are sharper, his phrasing more appealing; this is a joyous courtship. Both include the attractive intimate dance music.

Adriano’s recording has some eighteen minutes more music than the new Varèse Sarabande album. Morning Room’ carries the dark foreboding atmosphere forward with the Rebecca theme on the novachord. [The novachord is an electronic keyboard instrument with a sound not unlike a Hammond organ. It was used to create eerie effects in numerous Golden Age scores.] ‘Beatrice’, another track exclusive to Adriano, returns the music to a warmer romantic mood with a tender waltz and humorous, timorous figures and a hint of the Rebecca theme as the girl learns a little more about her predecessor.

The Walk to the Beach/The Boathouse and Return from the Boathouse are on both recordings. The walk is carefree, reminiscent of the earlier courting music but the boathouse has altogether chillier associations; the music clouds significantly adopting an aura of anxiety and evil with Rebecca’s theme brooding mistily. Crushed woodwind cries, as though of an animal in pain, and swirling, screaming strings ratchet up the tension. At last the music calms down as the by-now rattled heroine leaves to a questioning statement of her theme.

There is more additional music on Adriano’s recording: a sparkling cue for harp, lush strings and celeste announce the beauty of the girl’s ‘New Dress’ and the innocence and purity of its wearer. ‘Sketching Room’ is another light-hearted cue - a breezy, then rueful reprise of some earlier courtship material. ‘Manderely Ball’ is a waltz, lilting and passionately romantic. ‘After the ball – The Rockets – At Dawn’ is tense material with Rebecca’s theme sounding even more obsessive, the music ever more eerie and threatening; the novachord implying Rebecca’s malign influence reaching beyond the grave in a persistent crescendo against a tremulous solo violin suggesting the girl’s plight.

Of course some of the foregoing material is heard under different headings in McNeely’s recording. Both CDs include tracks entitled ‘Rebecca’s Room’ and ‘The New Mrs de Winter’. McNeely’s reading is very potent; Waxman’s eerie, lascivious music brilliantly evoking the decadent Rebecca, beautiful, treacherous, corrupt and corrupting - her evil spirit threatening the new Mrs de Winter whose virtue, the music hints, will ultimately triumph. Adriano uses the novachord most effectively to enhance the chill of this ghostly scene with telling dynamics and wide perspectives. Of course Rebecca’s malign influence has also infected Manderley’s sinister housekeeper Mrs Danvers and she is portrayed on both albums. McNeely uses Waxman’s original scoring that was not fully used in the film. Mrs Danvers’ music is very much like that of Rebecca, dead-sounding, ghostly, evilly obsessed; and twisted, suggesting lesbian love; in fact the novachord is used for the possessed Mrs Danvers as well.

‘The Confession Scene’ plays Rebecca’s theme as a straightforward romantic melody until her essentially rotten character (echoed in that of the Mrs Danvers) is revealed at which point the theme becomes twisted and full of malice. McNeely does not put a foot wrong, Adriano is more hesitant, the climax more measured and again the use of the novachord is effective. (McNeely eshews its use in his recording preferring the effects to be created more naturally using conventional instrumentation.)

The music for the climactic scene when Manderley goes up in flames after Mrs Danvers evil machinations to destroy the girl go awry, is most exciting. Adriano’s reading is a little too deliberate with some curious hesitancy. McNeely is much more spontaneous and his music really thrills.

A worthy reading of a masterly, classic score that is wonderfully atmospheric and full of brilliant characterisations. This recording must now be the first choice but if you want a more complete version go for Adriano on Marco Polo; if you want just the main themes go for Gerhardt on RCA.


Originally published @ MusicWeb International © 2003 / Text reproduced by kind permission

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: