Blog Post

Peyton Place

Ian Lace

Label: Varèse Sarabande        
Catalogue No: VSD 302-066-070

Release Date: 1-Jun-2000

Total Duration: 50:04

UPN: 4005939607029

The Royal Scottish National Orchestra conducted by Frederic Talgorn

During the recording sessions for Peyton Place, the film's producer, Jerry Wald wrote:- "Every musician on the lot is highly enthusiastic about Franz Waxman's score for PEYTON PLACE, from Alfred Newman on down to the members of the orchestra who recognize the score as a masterful job and a great achievement in scoring. Mr Waxman is one of the few musicians I know who does not think that the film is accompanying his music --- he makes his music work for the picture. He adds dimension to the story-telling by his sound effects in music. He also has the dramatic insight which tells him when to stop the music. When people view the 'Chase in the Woods' for instance, they will find that suddenly, at its height, the music stops and all that is heard is the breathing of people involved in the chase and the natural sounds in the woods at night."


As the composer's son, John Waxman, has perceptively said, "He (Franz Waxman) captured the new England mood exquisitely." And another observer remarked, "Franz Waxman's music is a lyric poem to the beauties and pitfalls of life in nature and in spirit." All this is true; the music speaks eloquently of life in a small, closely-knit community that is small town America - and of its surrounding countryside.


The difficulty with this score, especially for older generations, is over-familiarity. The big theme that became the best-selling song, The Wonderful Seasons of Love has been played over and over and over. [It was recorded by Rosemary Clooney (lovely lady but who remembers her today?) for the film's sequel Return to Peyton Place] Now, this valuable new recording gives us the opportunity to hear it with open ears and really appreciate its beauty and elegance - and of the whole score.


The Main Title is rich indeed. A light but lively bell-like theme leads into another theme that speaks of small town pride and its day-to-day busy activity after which that lovely tune is stated, dressed in rich glowing harmonies. This opening track closes with a cosy, tranquil, almost nocturnal pastoral evocation and the mood is carried over into the opening of the following cue, 'Entering Peyton Place'. Here, however, the tempo soon quickens and Waxman presents a beautiful vivid evocation of the bustle of small town everyday routine cleverly counterpointed with the main theme so that we are given a sense of stability and warm affection. The following track 'Going to School' is another gem - beginning as a fugue the music then becomes a jazzy, joyful, carefree caper. But in 'After School' we realise that all is not sweetness and light, shadows begin to manifest themselves and the big tune takes on a sadder more reflective tinge. The music of this cue ends with lovely introspective solos from violin, oboe and horn and a long-held sighing chord on upper strings.


'Hilltop Scene' is another very impressive creation and at nearly seven minutes duration the most significant cue of the album. It is, as would be expected, predominantly pastoral but it encompasses contrasting moods. It opens playfully with folk tune material and an air of nostalgia. The music even nods a little towards Rodgers' Oklahoma! Then the pace slows, the music becomes pensive, and a lovely horn passage suggests wide vistas. Waxman takes bits of his main themes and weaves subtle variations with them embroidering into them bird calls and other countryside evocations. Suddenly his music becomes strongly influenced by the pastoral / mystical style of the English composer Ralph Vaughan Williams. This beautiful cue ends with the big tune reasserting itself with even more varied and rich harmonies.


'Rossi's Visit' is gentle, sweet romance with a saxophone solo adding to its air of sadness and tingeing it with jazz blues. This colouring spills over into 'After the Dance' that precedes 'The Rape', both speaking of beauty and innocence betrayed. The music becomes turgid and sinister with the rape music shot through with screeching, screaming brass. 'Chase in the Woods' is chillingly evocative with some brilliant writing for pizzicato strings, low woodwinds and brass. Notice how Waxman creates as much terror and tension by employing just one, or a very few instruments, and by thinning out his textures to silence [Some younger film music composers could learn a thing or two by studying this cue!]


'Swimming Montage' is another significant cue lasting over five minutes. This is contrastingly sunny music and somewhat Italian and I was reminded of Respighi in his quieter pastoral moments. It has an appealing chirpiness and again birdsong is apparent, at one point a woodpecker is insistent. Inventive as ever with his big tune, it surges here to a triumphant romantic climax with warm burnished horn calls.


'Constance's Story' is anguished and its pathos is communicated by solo cello and lower strings. The next few tracks use material from the beginning of the Main Title as associated with the town. 'Alison's Decision' has a heavy tread, 'Leaving for New York' is equally full of regret and is laced with a jazz blues. But it is 'Peyton Draftees' that is so richly evocative. The town theme here has tragic overtones and is accompanied by bugle calls to arms and snare drums. 'Honor Roll', with its heavy tolling bells, heavy tread and bugle's Last Post, is an eloquent Requiem and a sadder statement of the school music reminds us that youth has been cut short all too soon.


The air of tragic loss in 'Love Me, Michael' is gently brushed aside by harp arpeggios to make way for an affirmatory restatement of the opening chords of the Main Title that now becomes 'End Title'. The album closes with 'End Credits' a rather subdued version of the big tune. This cue together with 'After the Dance' , 'Summer Montage' (warm and glistening -- and the only cue I have not mentioned in the above analysis because it interrupts the flow of the musical narrative) and 'Leaving for New York' are all world premier recordings.


This underrated score is fully deserving of the detailed analysis I have given above. It is beautifully and most sensitively performed by the RSNO under Frederic Talgorn and I wish it all the success it deserves. The booklet, by the way has insightful notes by Robert Townson and John Waxman plus an interesting picture of the cast and crew of the film in addition to that of Waxman conducting.


Originally published @ MusicWeb International © 2000 / Text reproduced by kind permission

by Quentin Billard 30 May 2024
INTRADA RECORDS Time: 29/40 - Tracks: 15 _____________________________________________________________________________ Polar mineur à petit budget datant de 1959 et réalisé par Irving Lerner, « City of Fear » met en scène Vince Edwards dans le rôle de Vince Ryker, un détenu qui s’est évadé de prison avec un complice en emportant avec lui un conteneur cylindrique, croyant contenir de l’héroïne. Mais ce que Vince ignore, c’est que le conteneur contient en réalité du cobalt-60, un matériau radioactif extrêmement dangereux, capable de raser une ville entière. Ryker se réfugie alors dans une chambre d’hôtel à Los Angeles et retrouve à l’occasion sa fiancée, tandis que le détenu est traqué par la police, qui va tout faire pour retrouver Ryker et intercepter le produit radioactif avant qu’il ne soit trop tard. Le scénario du film reste donc très convenu et rappelle certains polars de l’époque (on pense par exemple à « Panic in the Streets » d’Elia Kazan en 1950, sur un scénario assez similaire), mais l’arrivée d’une intrigue en rapport avec la menace de la radioactivité est assez nouvelle pour l’époque et inspirera d’autres polars par la suite (cf. « The Satan Bug » de John Sturges en 1965). Le film repose sur un montage sobre et un rythme assez lent, chose curieuse pour une histoire de course contre la montre et de traque policière. A vrai dire, le manque de rythme et l’allure modérée des péripéties empêchent le film de décoller vraiment : Vince Edwards se voit confier ici un rôle solide, avec un personnage principal dont la santé ne cessera de se dégrader tout au long du film, subissant la radioactivité mortelle de son conteneur qu’il croit contenir de l’héroïne. Autour de lui, quelques personnages secondaires sans grand relief et toute une armada de policiers sérieux et stressés, bien déterminés à retrouver l’évadé et à récupérer le cobalt-60. Malgré l’interprétation convaincante de Vince Edwards (connu pour son rôle dans « Murder by Contract ») et quelques décors urbains réussis – le tout servi par une atmosphère de paranoïa typique du cinéma américain en pleine guerre froide - « City of Fear » déçoit par son manque de moyen et d’ambition, et échoue finalement à susciter le moindre suspense ou la moindre tension : la faute à une mise en scène réaliste, ultra sobre mais sans grande conviction, impersonnelle et peu convaincante, un comble pour un polar de ce genre qui tente de suivre la mode des films noirs américains de l’époque, mais sans réelle passion. Voilà donc une série-B poussiéreuse qui semble être très rapidement tombée dans l’oubli, si l’on excepte une récente réédition dans un coffret DVD consacré aux films noirs des années 50 produits par Columbia Pictures. Le jeune Jerry Goldsmith signa avec « City of Fear » sa deuxième partition musicale pour un long-métrage hollywoodien en 1959, après le western « Black Patch » en 1957. Le jeune musicien, alors âgé de 30 ans, avait à son actif toute une série de partitions écrites pour la télévision, et plus particulièrement pour la CBS, avec laquelle il travailla pendant plusieurs années. Si « City of Fear » fait indiscutablement partie des oeuvres de jeunesse oubliées du maestro, cela n’en demeure pas moins une étape importante dans la jeune carrière du compositeur à la fin des années 50 : le film d’Irving Lerner lui permit de s’attaquer pour la première fois au genre du thriller/polar au cinéma, genre dans lequel il deviendra une référence incontournable pour les décennies à venir. Pour Jerry Goldsmith, le challenge était double sur « City of Fear » : il fallait à la fois évoquer le suspense haletant du film sous la forme d’un compte à rebours, tout en évoquant la menace constante du cobalt-60, véritable anti-héros du film qui devient quasiment une sorte de personnage à part entière – tout en étant associé à Vince Edwards tout au long du récit. Pour Goldsmith, un premier choix s’imposa : celui de l’orchestration. Habitué à travailler pour la CBS avec des formations réduites, le maestro fit appel à un orchestre sans violons ni altos, mais avec tout un pupitre de percussions assez éclectique : xylophone, piano, marimba, harpe, cloches, vibraphone, timbales, caisse claire, glockenspiel, bongos, etc. Le pupitre des cuivres reste aussi très présent et assez imposant, tout comme celui des bois. Les cordes se résument finalement aux registres les plus graves, à travers l’utilisation quasi exclusive des violoncelles et des contrebasses. Dès les premières notes de la musique (« Get Away/Main Title »), Goldsmith établit sans équivoque une sombre atmosphère de poursuite et de danger, à travers une musique agitée, tendue et mouvementée. Alors que l’on aperçoit Ryker et son complice en train de s’échapper à toute vitesse en voiture, Goldsmith introduit une figure rythmique ascendante des cuivres, sur fond de rythmes complexes évoquant tout aussi bien Stravinsky que Bartok – deux influences majeures chez le maestro américain. On notera ici l’utilisation caractéristique du xylophone et des bongos, deux instruments qui seront très présents tout au long du score de « City of Fear », tandis que le piano renforce la tension par ses ponctuations de notes graves sur fond d’harmonies menaçantes des bois et des cuivres : une mélodie se dessine alors lentement au piccolo et au glockenspiel, et qui deviendra très rapidement le thème principal du score, thème empreint d’un certain mystère, tout en annonçant la menace à venir. C’est à partir de « Road Block » que Goldsmith introduit les sonorités associées dans le film à Ryker : on retrouve ici le jeu particulier des percussions (notes rapides de xylophone, ponctuation de piano/timbales) tandis qu’une trompette soliste fait ici son apparition, instrument rattaché dans le film à Ryker. La trompette revient dans « Motel », dans lequel les bongos créent ici un sentiment d’urgence sur fond de ponctuations de trombones et de timbales. Le morceau reflète parfaitement l’ambiance de paranoïa et de tension psychologique du film, tandis que les harmonies sombres du début sont reprises dans « The Facts », pour évoquer la menace du cobalt-60. Ce morceau permet alors à Jerry Goldsmith de développer les sonorités associées à la substance toxique dans le film (un peu comme il le fera quelques années plus tard dans le film « The Satan Bug » en 1965), par le biais de ponctuations de trompettes en sourdine, de percussion métallique et d’un raclement de guiro, évoquant judicieusement le contenant métallique du cobalt-60, que transporte Ryker tout au long du film (croyant à tort qu’il contient de la drogue). « Montage #1 » est quand à lui un premier morceau-clé de la partition de « City of Fear », car le morceau introduit les sonorités associées aux policiers qui traquent le fugitif tout au long du film. Goldsmith met ici l’accent sur un ostinato quasi guerrier de timbales agressives sur fond de cuivres en sourdine, de bois aigus et de caisse claire quasi martial : le morceau possède d’ailleurs un côté militaire assez impressionnant, évoquant les forces policières et l’urgence de la situation : stopper le fugitif à tout prix. Le réalisateur offre même une séquence de montage illustrant les préparatifs de la police pour le début de la course poursuite dans toute la ville, ce qui permet au maestro de s’exprimer pleinement en musique avec « Montage #1 ». Plus particulier, « Tennis Shoes » introduit du jazz traditionnel pour le côté « polar » du film (à noter que le pianiste du score n’est autre que le jeune John Williams !). Le morceau est associé dans le film au personnage de Pete Hallon (Sherwood Price), le gangster complice de Ryker que ce dernier finira par assassiner à la suite de plusieurs maladresses. Le motif jazzy d’Hallon revient ensuite dans « The Shoes » et « Montage #2 », qui reprend le même sentiment d’urgence que la première séquence de montage policier, avec le retour ici du motif descendant rapide de 7 notes qui introduisait le film au tout début de « Get Away/Main Title ». La mélodie principale de piccolo sur fond d’harmonies sombres de bois reviennent enfin dans « You Can’t Stay », rappelant encore une fois la menace du cobalt-60, avec une opposition étonnante ici entre le registre très aigu de la mélodie et l’extrême grave des harmonies, un élément qui renforce davantage la tension dans la musique du film. Le morceau développe ensuite le thème principal pour les dernières secondes du morceau, reprenant une bonne partie du « Main Title ». La tension monte ensuite d’un cran dans le sombre et agité « Taxicab », reprenant les ponctuations métalliques et agressives associées au cobalt-60 (avec son effet particulier du raclement de guiro cubain), tout comme le sombre « Waiting » ou l’oppressant « Search » et son écriture torturée de cordes évoquant la dégradation physique et mentale de Ryker, contaminé par le cobalt-60. « Search » permet au compositeur de mélanger les sonorités métalliques de la substance toxique, la trompette « polar » de Ryker et les harmonies sombres et torturées du « Main Title », aboutissant aux rythmes de bongos/xylophone syncopés complexes de « Track Down » et au climax brutal de « End of the Road » avec sa série de notes staccatos complexes de trompettes et contrebasses. La tension orchestrale de « End of the Road » aboutit finalement à la coda agressive de « Finale », dans lequel Goldsmith résume ses principales idées sonores/thématiques/instrumentales de sa partition en moins de 2 minutes pour la conclusion du film – on retrouve ainsi le motif descendant du « Main Title », le thème principal, le motif métallique et le raclement de guiro du cobalt-60 – un final somme toute assez sombre et élégiaque, typique de Goldsmith. Vous l’aurez certainement compris, « City of Fear » possède déjà les principaux atouts du style Jerry Goldsmith, bien plus reconnaissable ici que dans son premier essai de 1957, « Black Patch ». La musique de « City of Fear » reste d'ailleurs le meilleur élément du long-métrage un peu pauvre d'Irving Lerner : aux images sèches et peu inspirantes du film, Goldsmith répond par une musique sombre, complexe, virile, nerveuse et oppressante. Le musicien met en avant tout au long du film d’Irving Lerner une instrumentation personnelle, mélangeant les influences du XXe siècle (Stravinsky, Bartok, etc.) avec une inventivité et une modernité déconcertante - on est déjà en plein dans le style suspense du Goldsmith des années 60/70. Goldsmith fit partie à cette époque d’une nouvelle génération de musiciens qui apportèrent un point de vue différent et rafraîchissant à la musique de film hollywoodienne (Bernard Herrmann ayant déjà ouvert la voie à cette nouvelle conception) : là où un Steiner ou un Newman aurait proposé une musique purement jazzy ou même inspirée du Romantisme allemand, Goldsmith ira davantage vers la musique extra européenne tout en bousculant l’orchestre hollywoodien traditionnel et en s’affranchissant des figures rythmiques classiques, mélodiques et harmoniques du Golden Age hollywoodien. Sans être un chef-d’oeuvre dans son genre, « City of Fear » reste malgré tout un premier score majeur dans les musiques de jeunesse de Jerry Goldsmith : cette partition, pas si anecdotique qu’elle en a l’air au premier abord, servira de pont vers de futures partitions telles que « The Prize » et surtout « The Satan Bug ». « City of Fear » permit ainsi à Goldsmith de concrétiser ses idées qu’il développa tout au long de ses années à la CBS, et les amplifia sur le film d’Iriving Lerner à l’échelle cinématographique, annonçant déjà certaines de ses futures grandes musiques d’action/suspense pour les décennies à venir – les recettes du style Goldsmith sont déjà là : rythmes syncopés complexes, orchestrations inventives, développements thématiques riches, travail passionné sur la relation image/musique, etc. Voilà donc une musique rare et un peu oubliée du maestro californien, à redécouvrir rapidement grâce à l’excellente édition CD publiée par Intrada, qui contient l’intégralité des 29 minutes écrites par Goldsmith pour « City of Fear », le tout servi par un son tout à fait honorable pour un enregistrement de 1959 ! 
by Quentin Billard 24 May 2024
Essential scores - Jerry Goldsmith
Share by: